31 julio 2006

“Rock And Roll Outlaws” (Bearsville Records). Formado tras la salida del grupo The Savoy Brown, el cuarteto británico Foghat presentaba su cuarto elepé en Estados Unidos, lugar donde el grupo se asentó y conectó muy bien con un público seguidor del blues rock escorado hacia el “hard” y también en menor medida el “boggie”. Riffs de guitarra reconocibles, machacona sección rítmica e inconfundible voz cantante, eran las principales bazas de Foghat. En el año de distribución de “Rock And Roll Outlaws” (1974) se encontraba en sus mejor momento, aunque grabaría discos de más calidad que éste, del cual se escuchan con interés y lo salvan de caer en la mediocridad: “Eight Days On the Road”, “Hate To See You Go” y “Chatteau Laffite ‘ 59 Boogie”. Estas en la parte dura, porque también hay espacio para los tiempos lentos como la acústica “Trouble In My Way” y la indefinible “Dreamer”. La carátula del disco fue diseñada por Richard Mantel, quien utilizó una fotografía de Meter Riches, en la cual se capta la parafernalia típica del grupo de rock setentero en la cresta de la ola, agraciado por la fama, merecida en su caso.

Canciones: “Eight Days On The Road”, “Hate To See You Go”, “Dreamer”, “Trouble In My Way”, “Rock And Roll Outlaw”, “Shirley Jean”, “Blue Spruce Woman” y “Chateau Lafitte '59 Boogie”.

Músicos: Roger Earl (batería), Rod Price (guitarra y voz), Tony Stevens (bajo) y Lonesome Dave (voz y guitarra).

Otras portadas: Foghat (1972), Foghat (Rock and Roll) (1973), Energized (1974), Fool the City (1975), Night Shuft (1976), Live (1977), Boogie Motel (1979), Tight Shoes (1980) e In the Mood for Something Rude (1982)
“Back To The Roots” (Polydor). La etapa californiana del bluesman británico John Mayall incluye la grabación de este disco doble editado en el año 1971. En su línea habitual de compositor y músico inquieto, recurrió a varios instrumentistas de fama a comienzos de los setenta, tanto británicos como estadounidenses, entre ellos algunos miembros de la banda Canned Heat, el encumbrado Eric Clapton, el rolling stone Mick Taylor y el violinista Sugarcane Harris, algunos antiguos colaboradores en grupos diferentes liderados por Mayall. La unión de estos músicos dio como resultado dos elepés en los que Mayall se vuelve más heterodoxo, pero sin renunciar a sus raíces asentadas en terreno del blues negroamericano tanto acústico como eléctrico. El músico inglés vuelve a exponer sus dotes a la hora de componer y tocar diferentes instrumentos, así como en convertirse en un excelente guía a la hora de aunar personalidades diferentes en torno al arte que Mayall expresaba en aquellos tiempos. 

Sin ser una obra maestra, esta vuelta a las raíces de John demuestra un excelente nivel musical y ofrece su constante experimentación con el blues, pero sin desechar otros estilos: jazz y rock. Sin duda la tarea de receptor de notables acompañantes queda ensalzada con creces en "Back To The Roots", como atestiguan algunas piezas, entre otras, "Prisons Of The Road", "Home Again", "Accidental Suicide", "Television Eye", "Looking At Tomorrow", "Full Speed Ahead" "Mr. Censor Man" o "Force Of Nature". La carpeta del disco fue diseñada por el propio Mayall con la inclusión de fotografías de Nancy Thockmorton, Gered Mankowitz, Dominique Tarle y Barry Wendell.

Canciones: “Prisons Of The Road”, “My Children”, “Accidental Suicide”, “Groupie Girl”, “Blue Fox”, “Home Again”, “Television Eye”, “Marriage Madness”, “Looking At Tomorrow”, “Dream With Me”, “Full Speed Ahead”, “Mr. Censor Man”, “Force Of Nature”, “Boogie Albert”, “Goodbye December”, “Unanswered Questions” y “Devil’s Tricks”.

Músicos: John Mayall (voz, armónica, guitarra y teclados), Johnny Almond (saxo tenor y flauta baja) Eric Clapton (guitarra), Don “Sugarcane” Harris (violín), Keef Hartley (batería), Paul Lagos (batería), Harvey Mandel (guitarra), Jerry McGee (guitarra), Larry Taylor (bajo), Mick Taylor (guitarra) y Steve Thompson (bajo).

Otras portadas: John Mayall Plays John Mayall (1965), Bluesbreakers With Eric Clapton (1966), A Hard Road (1967), The Blues Alone (1967), Blues From Laurel Canyon (1968), The Turning Point (1969), Thru The years (1971), Jazz-Blus Fusion (1972), Moving On (1973), The Latest Edition (1974) y The Last Of the British Blues (1978).


28 julio 2006

“My Heart Bleeding” (L+R Records). Eddie Taylor (1923-1985) está considerado uno de los guitarristas más representativos del blues eléctrico de Chicago de finales de los años 40 y de la sigu iente década. Influenciado por los grandes de los 30, Charlie Patton, Menphis Minnie, Son House y Big Boy Crudup, Eddie se convirtió con el paso del tiempo en el acompañante preferido de músicos más modernos que los anteriores como Elmore James, Jimmy Reed y John Lee Hooker, entre otros, pero Taylor no fue un segundón del blues pues influyó en alguno de los antes citados. Su personalidad queda más que demostrada en este elepé grabado a comienzos del año 1980 en Chicago. Todas las composiciones pertenecen al guitarrista, cuyo domino del instrumento y la calidez de sus interpretaciones ponen de manifiesto que Eddie Taylor queda para siempre como uno de los puntales del blues eléctrico. La canción que da título al disco, “Going to Virginia” o “Soul brother contienen la esencia estilística del guitarrista, quien sabía adaptarse a los tiempos lentos y rápidos sin problemas como los viejos bluesmen siempre cargados de un repertorio de canciones directas que exploraban se adentraban en diferentes espacios rítmicos. “Tomo de aquí y de allí, lo mezclo un poco y lo aderezo con otro poco de mi propia cosecha. Quien diga que tiene un estilo propio no es más que un mentiroso”, decía el propio Taylor de su música. El diseño de la portada del disco es de Günter Kieser.

Canciones: “My heart is bleending”, Going to Virginia’’, “So bad’’, “Lexington breakdown’’, “Blow wind blow’’, “Wreck on 83 highway’’, “Soul brother’’, “There’ ll be a day’’ y “Lawndale blues’’

Músicos: Eddie Taylor (guitarra y voz), Steve Beal (guitarra), George Kitta (bajo), Odie Payne (batería), Carey Bell (armónica) y Sunnyland Slim (piano).

Otras portadas: I Feel So Bad (1972), Bad boy a Long way from Chicago (1978), Big Town Playboy (1981) y Still not Ready for Eddie (1987).

27 julio 2006

“I Haven’t Got Anything Better To Do” (Verve). La brasileña Astrud Gilberto (1940) consiguió ser la mejor promotora de la bossa nova en Estados Unidos gracias a su colaboración, junto a su marido Joao Gilberto, en un disco con el saxofonista Stan Getz, muy interesado, como otros músicos de jazz, en la nueva música popular que con fuerza surgía en Brasil. Tras el inicial éxito como embajadora de la bossa nova, Astrud Gilberto grababa en New York un disco con diez canciones que se adaptaban perfectamente a su limitada voz. Historias intimistas con mucha cuerda y metal, compuestas por algunos de los principales representantes del pop comercial pero efectivo, como el experto en la materia Burt Bucharach o el más joven entonces Harry Nilson. Un disco hecho a la medida de la cantante de Salvador de Bahia, quien reconicía que el elepé grabado en 1969 contenía todas las canciones que siempre quiso interpretar. Melancolía a raudales y melodías suaves casi susurradas en algunos casos. La cara de Astrud Gilberto aparece en la carátula del disco fotografiada por Joel Brodsky.

Canciones: I haven’t got anything better to do”, “Didn’t we?”, “Wailling of the willow”, “Where’ s tho love?”, “The sea is my soul (I remember when)”, “Trains and boats and planes”, “World stop turning”, “Wihtout him”, “We small hours” e “If (To biggest little word”.

Músicos: Art Kaplan (saxofón), Sam Brow y Albert Gorgona (guitarras), Richard Davis (bajo), George Duvivier (bajo), Stan Free, Frank Owens y Paul Griffin (teclados), Gary Chester (batería), David Carey, George Devens, Aiuto Morgia y Joe Venuto (percussion), Wayne André, Mike Gravine, Alan Rath y Tony Studd (trombones), Burt Collins, John Glasel e Irven Markowitz (trompetas), Ben Blumenreich, Lewis Eley, Joe Haber, Lew Haber, Harry Lookofsky, Mathew Raimondi, Tosha Samaroff, Irving Spiece y Louis Stone (violins), Seymour Berman y David Saxon (saxo alto), Maurice Bialkin y Seymour Barab (cello) y Eugene Bianco (arpa).

Otras portadas: The Astrud Gilberto Album (1964), The shadow of your smile (1965), Beach Samb (1966), Windy (1968) y Astrud Gilberto Now (1972).

Don’t Mess With My Ducktail (Discophon). Sven Ake Hogberg, un sueco nacido en 1944, decidió adoptar el nombre artístico de Hank C. Burnette para tocar su música preferida de raíces estadounidenses: rock and roll y rockabilly, estilos que aparecen en este disco grabado en el año 1976. El guitarrista, cantante y compositor nórdico, implicado desde su adolescencia con la música popular de los años 50, recurre en este elepé a la utilización de un repertorio de los clásicos del género como demuestra con las versiones de, entre otros hitos, “Riders In The Sky”, Blue Moon” y Peggy Sue”. Sin embargo, Hank C. Burnette también compone algunas piezas para los aficionados al rock and roll más puro, unas veces cantado, otras instrumental, temas que no dejan indiferente por la entrega que demuestra el guitarrista, un defensor a ultranza de sonidos preferidos por la juventud de la segunda mitad del siglo XX, que periódicamente tienen sus momentos de auge, como ocurrió a finales de los setenta y comienzos de los ochenta en Europa. La portada ofrece una obra gráfica firmada por Wagner para deleite de los roqueros fetichistas.

Canciones: “Spinnin’ Rock Boogie”, “Your Driving Licence Please”, “Riders In The Sky”, “Blue Moon”, “Hank’s 97”, “Come On Little Mama”, “Don’t Mess With My Ducktail”, “Fools Like Me”, “Gold In The Morning Sun”, “Rocking Daddy”, “Peggy Sue” y “Rock-Ola Jive”.


Músicos: Hank C. Burnette (guitarra y voz). Los restantes músicos no figuran en los créditos del disco.


Más portadas: Multisided (1973), The Hank C. Burnette Sound (1973), Spinnin’ Rock Boogie (1974), Rockabilly Gasseroonie (1977), Hot Linksd and Francy Tricks (1979), Nº 1 Rockabilly (1980), Bot Thill I Drop (1987) y Rock-Ola Ruby (1989).


“Flamenco Vivo” (Philips). José Monje Cruz, Camarón de la Isla, (1950-1992) presentaba en el año 1987 su primer disco en directo, donde se notaba el fervor del heterogéneo público entregado y ruidoso tan habitual en sus actuaciones. Seis canciones recogidas en lugares sin determinar en los créditos del disco constituyen el repertorio de este documento en el que destacan palos como las bulerías, fandangos y bulerías, cantes en este caso todos compuestos por Camarón con la colaboración de otros letristas como Ricardo Pachón, J. Carmona y J. López Romero. Sin grandes alardes en la grabación, la voz de Camarón suena directa y con su rajo característico, motivos suficientes para agradecer este primer elepé oficial en vivo del cantaor gitano. El acompañamiento musical corre a cargo del entonces joven guitarrista almeriense Tomatito, quien sería compañero del cantaor en otras grabaciones y giras por diferentes lugares de España y el extranjero, cuando el de la Isla se ha había convertido en un mito que era alabado por diferentes generaciones, un fenómeno que no pararía hasta la prematura muerte del artista. La portada y contraportada corresponde a un diseño de Javier Fernández de Molina.

Canciones: Un tiro al aire, Pasando el puente, Chiquito de Camas, La vara de los chalanes, Castillo de Alcalá y La cava de los gitanos.

Músicos: Camarón de la Isla (cante) y Tomatito (guitarra española).

Otras portadas: El Camarón con la colaboración de Paco de Lucía (1969), Cada vez que nos miramos (1970), Son tus ojos dos estrellas (1971), Canastera (1972), Soy caminante (1974), Castillo de arena (1977) La leyenda del tiempo (1979), Como el agua (1981) y Viviré (1984).

26 julio 2006

If I Could Only Remember My Name...” (Atlantic). Elepé de presentación en solitario del californiano David Crosby (1941) que se puso a la venta en el año 1971 cuando este guitarrista, compositor y cantante ya había conocido el éxito con bandas indispensables de la Costa Oeste de Estados Unidos: The Byrds y Crosby, Stills, Nash & Young. La grabación del disco reunió a varios amigos de los grupos Jefferson Airplane, Greateful Dead y Santana, además de otros colegas de ambos sexos. Sin lugar a dudas, If I Could Only Remember My Name… es uno de los mejores álbumes norteamericanos de la primera parte de la década de los setenta. Un David Crosby inspirado aportó todo su lirismo en aquel momento de transición de la música pop, cuando el idealismo del flower power dio paso a la cruda realidad de una sociedad en crisis, entre otros motivos por estar implicada en una guerra colonial. Aunque hay pasajes alegres, la acústica Music is love o la evanescente Orleans, en el disco se nota también cierta acidez tanto musical como literaria, caso de  la pieza Cowboy Movie donde destaca el diálogo entre las guitarras de Jerry García y Neil Young. Rock, folk, jazz y algo de psicodelia constituyen las referencias musicales de este disco de larga duración. La carpeta del mismo tiene en la portada una fotografía de Robert Hammer recogida de una película de 16 milímetros.

Canciones: Music Is Love, Cowboy Movie, Tamalpais High (At About 3), Laughing, What Are Their Names, “Traction in the Rain, Song With No Words (Tree With No Leaves), Orleans y I’d Swear There Was Somebody Here.

Músicos: David Crosby (guitarra y voz), Graham Nash (guitarra, piano y voz), Neil Young (guitarra, bajo, congas y vibráfono), Paul Katner (guitarra), Jorma Kaukonen (guitarra), Jack Casady (bajo), Grace Slick (voz), David Freiberg (voz), Jerry García (guitarra y pedal steel guitar), Phil Lesh (bajo y voz), Bill Kreutzmann (batería y percusión), Laura Allen (voz y autoharp), Joni Mitchell (voz), Greg Rolie (piano) y Michael Shrieve (batería).

Otras portadas: Oh Yes I Can (1989) y Thousand Roads (1993).

24 julio 2006

“Shoot out at the fantasy” (Island). Séptimo disco de Traffic, grupo británico que tras nuevos cambios en su formación vuelve a utilizar el diseño de la carpeta en forma de cubo del artista Tony Wright, como ya hiciera en el disco “Low spark of high heeled boys”. Grabado en Jamaica durante el último tramo de la carrera discográfica del grupo, en concreto en el año 1973, “Shoot out at the fantasy” mantiene el buen quehacer musical de la banda liderada por el compositor y polifacético instrumentista Steve Winwood y el baterista y también compositor Jim Capaldi. Aunque la crítica de la prensa especializada en rock no le diese en su día los halagos concedidos a su predecesor, “Shoot out at the fantasy” incluye canciones de largo desarrollo con influencia de la música negra (jazz, soul, funk), para concretarse en un jazz-rock liviano con guiños al pop, pero no impide que se note el singular sonido de Traffic remachado por la inconfundible voz de Winwood, quien a comienzos de los setenta formaba parte de una de las bandas más respetadas a ambos lados del Atlántico, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Ese reconocimiento está avalado en su séptimo elepé en el trabajo desarrollado en las piezas “Evening blue” y “(Somethimes I feel so) Uninspired” que dan cuerpo a un disco de transición de Traffic, un veterano combo que ya había dado lo mejor de su creatividad a finales de los sesenta y comienzos de los setenta con álbumes más innovadores que el reseñado. El grupo se mantendría un par de años en el panorama musical actuando y grabando elepés sin importantes novedades, para reaparecer en 1994 con Winwood y Capaldi mediante un disco que no tuvo continuidad.
 
Canciones: “Shoot out at the fantasy”, “Roll right stones”, “Evening blue”, “Tragic magic” y “(Sometimes I feel so) Uninspired.
 
Músicos: Chris Wood (saxofón y flauta), Roger Hawkins batería), David Hood (bajo), Jim Capaldi (batería, teclados y voz), Steve Winwood (guitarra, teclados y voz) Reboop Kwaku Baah (percusión) y Jimmi Johnson (clarinete),
 
Otras portadas: Mister Fantasy (1967), Traffic (1968), Last Exit (1969), John Barleycorn Must Die (1970), Welcome to the Canteen (1971), Low spark of high heeled boyd (1971), On the road (1974) y When the eagle flies (1974).
“The Blackbyrds” (Fantasy). Procedentes del Departamento de Música de la Universidad de Howard, los miembros del grupo The Balckbyrds entraron en el terreno discográfico en el año 1973 con un elepé de igual título al nombre del sexteto negro. Fogueados en el blues urbano más rítmico, el jazz y el naciente funk, “The Blackbyrds” se presentó como algo más que una formación destinada a llenar las pistas de baile con canciones como la que abría el disco “Do It, Fluid”. Esta es una arena más de la acogedora playa que constituye el álbum de debut de los pájaros negros, quienes demuestran en las ocho canciones del disco un perfecto dominio de los instrumentos y una capacidad para adentrarse en estilos diferentes, unos más anclados en la tradición y otros, la mayoría, en la vanguardia de la música negra de comienzos de los setenta. Algunas piezas ofrecen la esencia del mejor jazz rock que tanto predicamento tuvo en la citada década, y al que se aproximaron con respeto músicos de todas las nacionalidades y colores con el resultado de una larga lista de elepés imprescindibles para entender dicho estilo mestizo. The Blackbyrds también fueron valiosos exponentes de la mezcla de lo clásico y lo nuevo hasta el punto de figurar entre las propuestas más válidas de músicos que plantaron la semilla de sonidos venideros y adoptados por docenas de formaciones en las décadas siguientes. La carpeta del disco recoge una reproducción del cuadro del pintor Vicent Van Gogh: “Cuervos sobre un campo de trigo”, fechado en 1890.

Canciones: “Do It, Fluid”, “Gut Level”, “Reggins”, “The Runnaway”, “Funky Junkie”, “Summer Love”, “Life Styles” y “A Hot Day Today”.

Músicos: Joe Hall (bajo eléctrico), Keith Killgo (batería), Kevin Toney (teclados, melódica y sintetizador), Barney Perry (guitarra), Allan Barnes (saxos tenor y soprano) y Perk Jacobs (percusión). Colaboradores: Oscar Brashear (trompeta y corno flugelnorn), David Willimas (bajo) y Ray Armando (percusión).

Otras portadas: Flyng Start (1974), City Life (1975), Combread, Earl and Me (1975), Unifihished Bussines (1976), Action (1977) y Better Days (1980).

20 julio 2006

“Sweet Child” (Guimbarda). Doble elepé del quinteto británico Pentagle, una de las mejores formaciones del folk evolucionado de Europa de los años sesenta. La primera grabación se recogió en un concierto en el Royal Festival Hall el 29 de junio de 1968, mientras que la segunda se realizó en un estudio londinense en agosto del mismo año. Representativo del imprescindible sello discográfico Trasatlantic Records, Pentangle estaba formado por un excelente plantel de músicos y una cantante de inconfundible y bien templada voz para los estilos más variados. En el disco en vivo hay composiciones de los componentes de la banda, pero también versiones adaptadas de música tradicional inglesa, clásica, folk, blues y jazz. El elepé de estudio mantiene un repertorio parecido que elevó a Pentangle a la categoría de grupo puntero en su estilo e influyente en el folk de habla inglesa. Excelentes guitarristas, Bert Jansh y John Renbourn, estaban acompañado por notables músicos en la sección rítmica Tery Cox (percusión) y Danny Thompson (bajo). Todos ellos, una vez desaparecido el grupo, continuaron su labor musical bien en nuevas formaciones, en solitario o colaborando con otros grupos y solistas. Hubo intentos para resucitar el grupo con los miembros originales en diferentes épocas, pero Pentangle había grabado sus mejores discos en los sesenta. “Intentar describir la música de Pentangle es como intentar describir una puesta de sol”, había dicho en su día Tony Wilson en las páginas del Melody Maker. El diseñador de la portada del álbum fue Peter Blake, quien acertó también en las postales que sirvieron para ilustrar y dar información de todas las piezas incluidas en el disco doble.

Canciones: Disco 1: “Market song”, “No more my lord”, “Turn your money green”, “Haitian fight song”, “A woman like you”, “Goodbye Pork pie hat”, “Three dance--1. “Brentzel gay--2. “La Rotta” --3. “The earle of Salisbury”--, “Watch the stars”, “So early in the spring”, “No exit”, “The time has come” y “Bruton Town”. Disco 2: “Sweet child”, “I loved a lass”, “Three part thing”, “Sovay”, “In time”, “In your mind”, “I’ve got a feeling”, “The tree they do grow high”, “Moon dog” y “Hole in the coal”.

Músicos: Jacqui Mcshee (cantante), John Renbourn (guitarra, sitar y voz), Bert Jansch (guitarra y voz), Danny Thompson (bajo, glockenspiel) y voz)) y Terry Cox (batería y percusión).

Otras portadas: Pentangle (1968), Basket of Light (1969), Cruel Sister 1970), Reflection (1971), Salamon’s Seal (1972), Pentanglind (1973) y Open the Door (1984).

19 julio 2006

“Moby Grape” (Columbia). Primero y mejor disco del quinteto asentado en la bahía de San Francisco y representativo de la escena musical californiana en pleno auge de la psicodelia y el ácido. Tres guitarras, una efectiva sección rítmica y cinco voces perfectamente conjuntadas, fueron las principales bazas de esta banda que con el paso del tiempo ha adquirido el reconocimiento de público y crítica que en su momento le faltó para que desarrollase una carrera más estable. Sin embargo, aunque hubo posteriores discos también en parte interesantes, el elepé de presentación de Moby Grape sirve como referencia válida para figurar entre las mejores ofertas del rock californiano de los años 60. Grabado en 1967, contiene amplio repertorio de números uno que absorben influencias del blues, folk, rock y la psicodelia, pero sin caer en improvisaciones innecesarias. Rock directo con presencia de contundentes guitarras, canciones pegadizas, alguna balada y voces por encima de la media de otros grupos, han convertido este disco en uno de los mejores de su tiempo dentro del ámbito del pop. La carátula del elepé incluye una fotografía de Jim Marshall hecha a los miembros del quinteto con la estética típica de enrollados de la movida del San Francisco sesentero.

Canciones: “Hey Grandma”, “Mr. Blues”, “Fall on You”, “8:05”, “Come in the Morning”, “Omaha”, “Naked, If I Want To”, “Someday”, “Ain’t No Use”, “Sitting by the Window”, “Changes”, “Lazy Me” y “Indifference”.

Músicos: Jerry Miller (guitarra y voz), Alexander “Skip” Spence (guitarra y voz), Peter Lewis (guitarra y voz), Bob Mosley (bajo y voz), Don Stevenson (batería y voz).

Otras portadas: Grape Jam (1968), Wow (1968), ‘ 69 (1969), 20 Granite Creek (1971), Live Grape (1978) y Moby Grape ’84 (1984).

18 julio 2006

“Suite for violin and jazz piano” (CBS). En su día niño prodigio del jazz francés, además de virtuoso pianista, Claude Bolling (1930) continúa en activo con su clara intención de seguir difundiendo el mestizaje entre la música clásica y el jazz, de experimentar la fraternidad de su piano con los más variados instrumentos musicales. Esta línea, iniciada en los años setenta, tiene un claro exponente en “Suite for violin and jazz piano” (1977), donde el violinista israelí Pinchas Zukerman se convierte en uno de los principales protagonista de este disco en el que también tocan un baterista y un bajista. Grabado en París, el larga duración ofrece una mezcla de jazz y música clásica, con mucho swing, aunque también los músicos muestren una especial simpatía y concentración a la hora de tocar hacia otros estilos populares: danza francesa, tango y ragtime. De este último, con el espíritu de Joplin como inspiración, Bolling ya había dedicado un disco completo en 1966. Ejemplos que demuestran la versatilidad de Bolling a la hora de buscar repertorio para sus discos los hay esta suite para violín y piano: “Romance”, “Caprice”, “Danza Slavónica” y “Hora” forman parte de esa acertada fusión practicada con buenos resultados por el pianista y sus colaboradores. La portada del disco corresponde al original artista Roger Huyssen.

Composiciones: “Romance”, “Caprice”, “Gavotte”, “Tango”, “Danza Slavónica (con swing)”, “Ragtime”, “Valse Lente” y “Hora”.

Músicos: Claude Bolling (piano y composición), Pinchas Zukerman (violín), Max Hediguer (bajo) y Marcel Sabiani (batería).

Otras portadas: Claude Bolling play Duke Ellington (1956), Original ragtime (1966), Concerto for classical guitar and piano (1975), Suite for flute and jazz piano trio (1975), Claude Bolling Big Band (1984), Jazz a la française (1984), Suite for cello and jazz piano trio (1984), Suite for flute and jazz piano trio Vol. 2 (1986), Jazz Brunch (1988) y California Suite (1989).

17 julio 2006

Terence Trent D'Arby

“Introducing The Hardline According to TTD” (CBS). El álbum de presentación del neoyorquino Terence Trent D’Arby (1962) constituyó un aldabonazo al decaído soul de los ochenta defendido por figuras de los años 60 decididos a no desaparecer del panorama discográfico y del circuito de actuaciones para artistas veteranos. Terence, polifacético, multiinstrumentista y capacitado para componer canciones con gancho, deslumbró en el año 1987 a un variado público, sobre todo en Europa, que en seguida vio en el joven músico al sucesor de ilustres cantantes como Smokey Robinson, Stevie Wonder o James Brown. El debut discográfico de Terence no pudo ser mejor, éxito a raudales, ventas millonarias y actuaciones en directo donde demostraba sus dotes para tocar cualquier instrumento e incluso cuando tomaba la guitarra eléctrica en erigirse en posible sustituto de mitos como Jimi Hendrix. Soul, funk, pop, rock y r&b, eran las apuestas fuertes del joven artista que dejó algunas piezas inolvidables de su propia cosecha como “If You Let Me Stay”, “Dance Litle Sister” y “Lest’ s Go Forward”. En resumen savia nueva para el árbol del añejo soul negroamericano. La carpeta de este disco fue diseñada por Peter Barret con la asistencia de Andrew Biscomb. La fotografía de Terence Trent D’Arby fue realizada por Sheila Rock.

Canciones: “If You All Get To Heaven”, “If You Let Me Stay”, “Wishing Well (A Tone Poem)”, “I’ll Never Turn My Back On You (Father's Words)”, “Dance Little Sister”, “Seven More Days”, “Let’s Go Forward”, “Rain”, “Sign Your Name”, “As Yet Untitled” y “Who's Loving You”.

Músicos: Terence Trent D’Arby (clarinete, percusión, piano, batería, teclados, saxofón, clarinete, arreglos de cuerdas y voz), Andy Whitmore (guitarra y teclados), Tim Cansfield (guitarra), Peter Glenister (guitarra), Christian Marsac (guitarra), Blat Murray (guitarra), Mel Collins (saxofón), Preston Hayman (percusión y batería), Clive Mngaza (percusión y batería), Frank Ricotti (percussion), Bruce Smith (batería), Cass Lewis (bajo), Sen Oliver (bajo), Phil Spading (bajo), Chris Cameron (cuerdas), Nick Plytas (teclados y órgano Hammond), Yvar Ybrad (sinubla), Frank Collins (voz y coro), Lance Belington (voz), Bojangles (coro), Glen Gregory (voz), Tony Jackson (voz y coro), Phil Legg (voz), Michelle Odland (voz), Ebo Ross (voz y coro), Martyn Ware (voz) y Trent Jones (voz y coro).

Otras portadas: Neither Fish nor Flesh (1989)

11 julio 2006

“Blues Anytime!” (L+R Records). Hubert Sumlin (1931), guitarrista habitual de Howlin’ Wolf, se encontraba en 1964 de gira europea con el espectáculo American Folk Blues Festival, cuando la organización de este evento decidió tocar en Polonia y la República Democrática Alemana. Entonces existía el llamado telón de acero, pero eso no impidió que una música universal como el blues tuviera seguidores y practicantes en los países del Este. El productor Hors Lippman recordaría. “El éxito de esta gira fue tan sensacional y nos causó tal impacto que Wolfgang Kähne, de VEB Deutsche Schallplatten, y yo, decidimos grabar un disco. Así pues, el primero de noviembre de 1964, por la tarde, nos encerramos en los estudios Amiga. Iba a ser el primer disco de blues americano grabado en un país socialista después de la guerra”. Lippman añade: “Hubert Sumlin aparecía como líder además de interpretar solos de guitarra acústica. Fue también la primera vez que Willie Dixon y yo pudimos convencer a Hubert de que grabase dos de las canciones que solían cantarnos en el autobús durante la gira. Además, creo que en este disco está la primera –y la única grabación- de Willie Dixon cantando y acompañándose con una guitarra acústica en vez de tocar el bajo. Pero, no sólo escucharás algunos de los mejores solos de guitarra acústica que se han grabado, parte del mejor trabajo de Sunnyland Slim está también en este álbum”. El diseño de la portada fue realizado por Günter Kieser.

Canciones: “It’s you, my baby’’, “Love you, woman’’, “Everytime I get to drinking’’, “When I feel better’’, “Blues anytime’’, “I love’’, “Leavy camp moan’’, “My babe’’, “Hubert’s blues”, “We gonna jump’’, “Big legged woman’’ y “Too late for me to pray’’.

Músicos: Hubert Sumlin (guitarras eléctrica y acústica y voz), Willie Dixon (bajo acústico, guitarra acústica y voz), Sunnyland Slim (piano y voz) y Clifton James (batería).

Otras portadas: My guitar & me (1975), Groove (1976), Hubert Sumlin’s Blues Party (1986) y Heart and soul (1989).

“Ese día piensa en mí” (Edigal). Disco tercero del grupo ourensano Los Suaves que se consagraba en 1988 como una de las bandas de rock a secas más importante del panorama musical español. Tras dos elepés y giras por toda la península, la banda de los hermanos Domínguez supo mantenerse en los peores momentos para un estilo amenazado por modas cambiantes, postura que sirvió para que los ourensanos adquirieran credibilidad entre un público concreto, sobre todo joven y de la periferia de las grandes ciudades. Los Suaves, al principio, no eran profetas en su tierra pero llenaban grandes espacios en otras geografías, donde sus canciones eran conocidas por los asistentes a sus multitudinarias actuaciones, como se puede comprobar en los numerosos documentos sonoros y visuales existentes de sus giras. Con el tercer elepé, Los Suaves entrarían en una nueva etapa que les permitiría llegar más lejos sin dejar de tocar su música básica. En el disco se encuentran hitos de la carrera de este combo gallego como “Dolores se llamaba Lola”, “No puedo dejar el rock” o “Ese día piensa en mí”. La carpeta del disco fue diseñada por Triángulo de Publicidad Ourense.

Canciones. “¿Sabes? ¡Phil Lynott, murió!”, “Dolores se llamaba Lola”, “Sólo pienso en dormir”, “Nena, te voy a dejar”, “No puedo dejar el rock”, “Ese día piensa en mí”, “Buen suceso”, “Río y no sé por qué” y “Camino de una dirección”.

Músicos: Yosi (voz, guitarra, armónica y coros), Carlos “Charly” Domínguez (bajo), Hermes Alogo Mebuy (guitarra solista) y Ramón “Moncho” Costoya (guitarra). Colaboradores: Alejandro Cano (batería) y Alberto Cereijo (guitarra en “No puedo dejar el rock”).

Otras portadas: “Esta vida me va a matar” (1982), Frankestein (1984), Suave es la noche (1989) y Maldita sea mi suerte (1991).


“Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd” (MCA Records). Primer disco del grupo Lynyrd Skynyrd (1973) producido por el mítico teclista Al Kooper, quien supo captar la fuerza de esta banda de jóvenes originaria de Jacksonville (Florida). Representativa del rock sureño, esta formación ofrecía un contundente boggie-rock apoyado en tres agresivas guitarras, potente sección rítmica, teclados y la excelente voz del líder Ronnie Van Zant, que también era el autor de la mayoría de las composiciones grabadas para el primer elepé de Lynyrd Skynyrd. El grupo contó con una excelente carta de presentación al demostrar su fuerza e inventiva mediante piezas como “I Ain’ t The One”, “Tuesday’s Gone” y “Free Bird”, antecedentes de futuros éxitos, como el posterior “Sweet Home Alabama”, de su segundo larga duración. A partir de entonces, Lynyrd Skynyrd ascendería al olimpo de las bandas más seguidas en Estados Unidos, incluso en el Viejo Continente, con el Reino Unido a la cabeza, tuvieron su momento de gloria hasta el accidente de aviación que causó la muerte de Ronnie y otros miembros del grupo. La carátula del disco, de Emerson-Loew, recoge una fotografía de los componentes del grupo en pose callejera.

Canciones: “I Ain’t The One”, “Tuesday’s Gone”, “Gimme Three Steps”, “Simple Man”, “Things Goin’ On”, “Mississippi Kid”, “Poison Whiskey” y “Free Bird”.

Músicos: Ronnie Van Zant (cantante y compositor) Gary Rossington (guitarra), Allen Collins (guitarra), Ed King (guitarra y bajo), Billy Powell (teclados), Bob Burns (batería) y Leon Wilkeson (bajo). Colaboradores: Roosevelt Gook (bajo, melotrón, mandolina y órgano), Robert Nix (batería), Bobbi Hall (percusión) y Steve Katz (armónica).

Otras portadas: Second Helping (1974), Nuthin’ Fancy (1975), Gimme BCK Muy Bullets (1976), One More from the road (1976), Street Survivors (1977), Skynyrd’ s First And…Last (1978), Gold & Platinum (1979), The Best of the Rest (1982) Y Lynyrd Skynyrd 1991 (1991).

10 julio 2006

“La huerta atómica” (Polydor). Miguel Ríos había dejado de lado sus facetas de roquero y baladista a mediados de los setenta cuando se distribuyó este elepé de título entre ecologista y antinuclear. De acuerdo con el rock progresivo que se encaminaba hacia el final de sus mejores años, Miguel Ríos se adentraba en el sinfonismo tan de moda en el mercado discográfico británico, pero el granadino utilizaba este álbum conceptual, distribuido en 1976, para cargar contra la militarización ejercida por la primera potencia mundial, Estados Unidos, cuando los peligros de una guerra nuclear aún eran evidentes y la presencia de bases aéreas y navales provocaban desconfianza y rechazo entre las personas más concienciadas. Composiciones con abundante presencia de teclados y alguna que otra pieza con apuntes de música clásica iban encadenándose dentro una estructura conceptual “sui generis”, donde se notaba que Miguel Ríos había madurado en sus planteamientos artísticos en los que figuraba la búsqueda de un estilo propio, pero sin dejar de lado su pasión roquera. La carpeta del elepé está firmada por Mauro.

Canciones: “Entre árboles y aviones”, “Una casa en la guerra”, “Buenos días, Superman”, “Yankee Jhonny”, “Bienvenida Catherine”, “La huerta atómica (Un relato de anticipación)”, “Una siesta atómica”, “Instrucciones a la población civil (en caso de alarma nuclear)”, “El consultorio atómico de la Sra. Pum”, “El carnaval de los espectros (Parte I)”, “La burbuja antirreacción”, “La canción del megacristo”, “El carnaval de los espectros (Parte II)”, “Por el hombre futuro” y “El despertar”.

Músicos: Miguel Ríos (voz), Mariano Díaz (órgano Hammond, moog y melotrón), Jose Maria Roger (piano), Tony Ponce (guitarras), Evarist Ballus (bateria y percusión) y Miguel Ángel Rojas (bajo). Colaboraciones especiales: Jeannette y Massiel.

Otras portadas: Mira hacia ti (1969), Despierta (1970), Unidos (1971), Conciertos de rock y amor (1972), Memorias de un ser humano (1974), Al Andalus (1977), Rocanrol bumerang (1980), Rock & Ríos (1982) y El rock de una noche de verano (1983).
“Relax your mind” (Guimbarda). Happy Traum (1939) es un reputado guitarrista que durante su juventud a finales de los años cincuenta y la década de los sesenta se movía por los ambientes del folk estadounidense. Con un amplio bagaje musical en el que tienen cabida diferentes estilos, Happy, además de tocar, escribía en revistas especializadas y editaba métodos para tocar la guitarra, incluso llegó a promover grabaciones de cintas para facilitar el aprendizaje de futuros instrumentistas. Esta labor entre docente y divulgativa no le impidió tocar en diferentes lugares y grabar varios discos, algunos con su hermano Artie. En 1976, ya convertido en un virtuoso de la guitarra acústica, se ponía a la venta “Relax your mind”, producido por otro gran guitarrista, Stefan Grossman, y grabado en New York. El álbum lleva el título de una canción de Leadbelly, pues Happy siempre ha sido un buscador de piezas tradicionales que, por cierto, abundan en este disco en solitario del mayor de los hermanos Traum, quien no duda en escoger versiones del ya citado Leadbelly, Woody Guthrie, Irene Saletan, Etta Baker, Peggy Seeger, John Jackson o los hermanos Dixon. El propio guitarrista al hablar del repertorio de este elepé decía: “Las canciones de este álbum han sido mi favoritas durante años –desde que toco la guitarra-. Cada una dice algo que me conmueve, o cuanta una historia que recuerdo con cariño. Las he arreglado en estilo de fingerpicking para darles unidad”. El diseño de la carpeta corresponde a Terry Eden y la fotografía de la portada pertenece a Dave Gahr.


Canciones: “Relax your mind”, “Gypsy Davey”, “Worried blues”, “John Henry”, “Peggy Gordon”, “When first unto this country”, “Poor Howard”, “Fair and tender”, “Boat's up the river”, “Willie Moore” y “Weave room blues”.


Músicos: Happy Traum (guitarra de seis y doce cuerdas) y Patrick Alger (mandolina).


Otras portadas: Happy & Artie Traum (1969), Hard times in the country (1975), American stranger (1977), Friends and neighbors (1983) y Buckets of songs (1987).
“Golpes Bajos” (Nuevos Medios). El cuarteto vigués Golpes Bajos había grabado su primer disco en formato grande con el mismo nombre del grupo, un mini-elepé en el que se encontraban cinco canciones con suficiente contenido lírico y musical como para encandilar a una generación todavía militante en la denominada movida madrileña. Un sonido hasta entonces inédito y cuidados textos fueron elementos suficientes para causar sorpresa en un momento de transición en la escena musical, además de admiración entre un público que había apostado por los temas cantados en español. Las cincos canciones contenidas en el disco, presentado en 1983, sabían a poco y el público deseaba más de esta formación gallega pero cosmopolita. “Malos tiempos para la lírica” fue himno generacional y lema repetido hasta la saciedad en todo tipo de conversaciones, un eslogan que convirtió a Golpes Bajos en el referente de grupo original que se salía de la uniformidad del pop de la época. Aunque buena parte de sus miembros había navegado por las revueltas aguas del punk, los vigueses demostraban buen gusto y hasta cierto aire culto en unas canciones que como fondo tenían música influenciada por los ritmos bailables de los ochenta. La portada del disco de presentación correspondía al ilustrador Ceesepe, un destacado ilustrador y pintor madrileño en los años de la movida, que había participado en el nacimiento del cómic underground a mediados de los 70 en Barcelona.

Canciones: “No mires a los ojos de la gente”, “Malos tiempos para la lírica”, “Lágrimas”, “Estoy enfermo” y “Tendré que salir algún día”.

Músicos: Germán Coppini (voz), Teo Cardalda (teclados), Pablo Novoa (guitarra) y Luis García (bajo).

Otras portadas: A Santa Compaña (1984) y Devocionario (1985).

“The Heart of Saturday Night” (Asylum). Segundo disco del californiano Tom Waits (1949), a partir del cual comenzaría a ser conocido como uno de los cantautores de culto que en los años siguientes accedería a un público más amplio, no sólo mediante la música sino también con sus apariciones como actor en varias películas. Guitarra, piano y omnipresentes arreglos orquestales constituyen la base musical de este disco en el que predominan las baladas, entre las más representativas de este estilo “San Diego Serenade” y la que da título al álbum, aunque Waits también utiliza el blues y el jazz como formas de expresión con las que conecta de forma efectiva con el público. El disco incluye asimismo la típica canción casi hablada “Diamonds on my Windshield”, fórmula que repetiría en la mayoría de sus siguientes discos. Tom canta en este segundo elepé con voz suave en comparación con sus posteriores discos que se caracterizan por su peculiar tono ronco. La portada de “The Heart of Saturday Night”, grabado en el año 1974, ofrece una estampa callejera muy del ambiente en que se movía Waits en la ciudad de Los Ángeles, calle, neón, bares, clubs y personajes marginales, todo ello captado por un ilustrador que firma como Napoleón.

Canciones: “New Coat Of Paint”, “San Diego Serenade”, “Semi Suite”, “Shiver Me Timbers”, “Diamonds on my Windshield”, “(Looking For) The Heart of Saturday Night”, “Fumblin’With the Blues”, “Please Call Me, Baby”, “Depot, Depot”, “Drunk on the Moon” y “The Ghosts of Saturday Night (After Hours at Napoleone’s Pizza House)”.

Músicos: Tom Waits (guitarra, piano y voz) y Mike Melvoin (arreglos y dirección de orquesta).

Otras portadas: Closing time (1973), Nightwaks at the drunk on the moon dinners (1975), Small Change (1976), Blue Valentine (1978), Heartattack and vine (1980), One from on the heart (1980), Swordfishtrombones (1983), Rain Dogs (1985) y Frank Wild Years (1987).

07 julio 2006

AGUAVIVA

“Poetas andaluces de ahora” (Ariola). El grupo Aguaviva grababa en febrero de 1975 su quinto disco con el objetivo de divulgar la obra de poetas jóvenes de Andalucía, aunque la cara A del elepé se abría con los versos de “Poetas andaluces” escritos por el gaditano del Puerto de Santa María, Rafael Alberti, representante de la generación del 27 y del que más se adaptaron sus poemas a la canción de autor. Con este disco militante y a pocos meses de la muerte del dictador Franco, Aguaviva entraba en la recta final de una carrera íntegra y consecuente con una época carente de derechos elementales, donde las voces del grupo sonaban diferentes en comparación con lo que se hacía bajo el cobijo de la cultura oficial. Grabado en Madrid, “Poetas andaluces de ahora” era un toque de atención sobre el relevo generacional en la lírica, pero también una forma de expresarse fuera de la ortodoxia impuesta por las casas discográficas, aunque los cambios comenzaban a notarse con otras grabaciones opuestas al pop más comercial. Cuidados arreglos musicales y unas voces irrepetibles confirmaban que Aguaviva era uno de las formaciones que no defraudaba, como ya había pasado con anteriores discos desde su nacimiento en 1969. Los poetas eran Rafael Ballesteros (Málaga), Francisco Gálvez (Córdoba), José Heredia Moya (Granda), José Infante (Málaga), Antonio López Lema (Córdoba, Juan de Loxa (Granada), Fernando Merlo (Málaga) y Ángel Rodríguez Díaz (Málaga). La carpeta del disco es obra de Ricardo Duque. Canciones: “Poetas andaluces” (I parte), “Llanto”, “Pon tu cuerpo a tierra”, “Un pueblo”, “Viajar por el espacio”, Poetas andaluces” (II parte), “Dos cuchillos”, “El último soldado”, “Quise llorar con ellos”, “Ni yo tampoco entiendo”, “Aquí estuvo el amor”, “Ardían los yunques”y “Poetas andaluces” (III parte). Músicos: Aguaviva: Ricardo Duque, Carmen Sarabia, Pepe Egea, José Antonio Muñoz, Rogelio Lorenzo, Miriam Moreno, Jose M. Panizo y Rosa Sanz (en las voces); en la parte musical el grupo se completaba con José Manuel Yanes, Virgilio Fernández, Pepe Nieto y Manolo Díaz. Otras portadas: Cada vez más cerca (1970), Apocalipsis (1971), La casa de San Jamás (1972), Cosmonauta (1973), No hay derecho (1977) y La invasión de los bárbaros (1979).

03 julio 2006

“In the Court of the Crimson King” (Island). Primer disco del grupo británico King Crimson, espléndida formación de referencia del mejor rock vanguardista que se practicaba en el Reino Unido a finales de los años sesenta. Bajo el liderazgo del aplicado e inquieto guitarrista, Robert Fripp, la banda cuidaba los textos de sus canciones, además de contar con virtuosos músicos que con el paso del tiempo irían dejando sus huellas en otras bandas fundamentales del rock de diferentes décadas. Vanguardismo, música clásica, jazz y rock se combinaban en “la corte del rey carmesí”, donde la primera composición no dejaba indiferente por su intensidad, “21 st century schizoid man”, una pieza de texto anticipatorio muy en la línea de determinada literatura inglesa, pero con el fondo de una música enloquecida en la que cada instrumento adquiría un protagonismo casi inédito en el mundo del rock. Tras esa entrada venía la calma con cuatro largas composiciones de tiempo lento, algunas de las cuales han quedado como clásicas del rock progresivo, y donde los teclados tenían un amplio protagonismo, como se puede apreciar en la canción que da título al elepé. La carpeta del disco, todo un icono del rock, acoge los dibujos de la portada y del interior realizados por Barry Godber.

Canciones: “21 st century schizoid man”, “Talk to the wind”, “Epitaph, “Moonchild”, “The Court of the Crimson King”.

Músicos: Robert Fripp (guitarra), Ian McDonald (vientos, campanas, teclados, melotrón y voces), Greg Lake (bajo y voces), Michel Giles (batería y voces) y Peter Sinfield (letras e iluminación).

Otras portadas: In The Wake Of Poseidon (1970), Lizard (1970), Islands (1971), Lark’s Tongue in Aspic (1973), Starlessand Bible Black (1974), Red (1974), Live (1975), Discipline (1981), Beat (1982) y Three of a Perfect Pair (1984).


“The Psychedelic Sounds Of” (Zafiro). La banda tejana de Austin, “The 13th Floor Elevators” grabó en 1966 uno de los primeros discos grandes en los que aparecía la palabra psicodelia, movimiento al que se unieron los miembros del combo liderado por Roky Ericson. Todos ellos se encargarían de difundir la nueva sonoridad con todo el esplendor que los medios de la época permitían. La canción “You’ re Gonna Miss Me” es sin duda la que mejor define la militancia del grupo que se afincaría en California, entonces cuna de todo lo novedoso que se producía dentro del rock. Pero “The 13 th Floor Elevators” también practicaba un rock de garaje agresivo y de guitarras distorsionadas que con el paso del tiempo se convertiría en música de culto y consumo de generaciones posteriores. El álbum incluye asimismo otros himnos heterodoxos de los sesenta como “Reverberation”, “Fire Engine”, “Roller Coaster” y “Don’t Fall Down”. La ilustración de la portada, muy acorde con las preferencias artísticas de las bandas psicodélicas o de rock ácido, pertenece a John Cleveland.

Canciones: “You’re Gonna Miss Me”, “Roller Coaster”, “Reverberation”, “Don’t Fall Down”, “Fire Engine”, “Thru The Rhythm”, “You Don’t Know”, “Kingdom of Heaven”, “Monkey Island” y “Tried to Hide”.

Músicos: Rocky Erickson (voz y guitarra), Tommy Hall (jug eléctrico), Ronnie Leatherman (bajo) y Stacy Sutherland (guitarra).

Otras portadas: Easter Everywhere (1967), Bull ofn the Woods (1968), Live (1968) y Out of Order: Live at Avalon Ballroom (1978).


02 julio 2006

“Dog of Two Head” (Zafiro). El cuarteto londinense Status Quo, antes de convertirse en una factoría de crear números uno para las listas de éxito del pop británico y de algunos países europeos, era un grupo que trataba de adaptarse a los tiempos con la reorientación hacia unos sonidos más básicos como eran el boggie y el hard rock. Atrás quedaron los tiempos de experimentación psicodélica que la prolífica banda pasó sin pena ni gloria durante los años sesenta como otros ilustres del pop de las Islas Británicas. Grabado en los estudios de PYE en Londres, “Dog of Two Head” contenía algunas piezas que ya apuntaban el pegadizo estilo de Status Quo como la canción “Gerdundula”, pero también había otras composiciones a la altura de las que difundían las más respetadas bandas de rock duro de aquellos años, y que tanto abundaban en el Reino Unido. En esta onda de calidad están, entre otros temas, “Umleitung” y “Railroad”, donde el cuarteto se adentra con credibilidad en el estilo básico y guitarrero del rock. La ilustración de la carpeta uno de los mejores elepés de Status Quo es obra de Mick Wells.

Canciones: “Umleitung”, “Nanana”, “Something’s Going on in My Head”, “Mean Girl”, “Nanana”, “Gerdundula”, “Railroad”, “Someone’'s Learning” y “Nanana”.

Músicos: Mike Rossi (guitarra eléctrica, guitarra acústica y voz), Ritchie Parfitt (guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano y voz), Allan Lancaster (bajo y guitarra elécrica) y John Coughlam (batería y diferentes percusiones). Colaboran: Bob Young (armónica), Bruce Foster (piano y voz).

Otras portadas: Picturesque Matchtickable Messages from Status Quo (1968), Spare Parts (1969), Ma Kelly’s Greasy Spoon (1970), Pilidriver (1973), Hello (1973), Quo (1974), On the level (1975), Live (1977), Just Supponsin’ (1980), 12 Gold Bars (1980) y In the Army Now (1986).
“Rainy Day” (EMI). El grupo bretón Gwendal representó el folk progresivo de los años 70 que se hacía en Francia, donde durante toda la década varias bandas y solistas difundieron el nuevo estilo. Tras su estreno discográfico en el que había mucho de música de raíz irlandesa, el grupo continuaría su andadura artística combinando diferentes estilos: clásica, folk, jazz y rock. Esta faceta heterodoxa quedó demostrada con creces en su tercer disco donde los instrumentos tradicionales se mezclan con otros eléctricos. Incluso en la cara B del disco se trata de dar un aire conceptual a esta parte de la grabación con un imaginario paseo por una geografía idealizada que termina con una pieza de jazz y música celta, esta última era una definición muy utilizada a finales de los setenta en varios países de Europa, y a la que se adscribieron distintos grupos y solistas. La carátula del disco número 3 de Gwendal es del gran dibujante de cómic Bilal, uno de los representantes de la banda diseñada más artística en Europa, cuando se estaba produciendo también un nuevo auge de este arte del siglo XX.

Composiciones: “Rainy Day”, “Cam Ye Ower Frae France”, “The Walls of Liscarroll”, “Butterfly”, “Intro”, “Promenade”, “Welcher Tanz Waschan Mesa”, “Promenade”, “The Pleausures of Home”, “High Could Cat”, “Millards e Six Soles d’ Eaux” y “Bop Celtique”.

Músicos: Bruno Barre (violín), Youenn Leberre (flautas, bombarda y saxofón), Jean Marie Renard (guitarra), Roger Schaub (bajo y guitarra eléctrica), Ricky Caust (guitarra y mandolina) y Arnaud Rogers (percusión).

Otras portadas: Irish Jig (1974), Joe Can’t Reel (1975), Les Mouttes se Battent 1979), En concert (1981), Locomo (1983) y Danse la Musique (1985).

01 julio 2006

“Alabama Blues!” (L+R Records). J.B. Lenoir (1929-1967) poco antes de su prematura muerte en un accidente de tráfico era un reputado bluesman que había causado impresión 15 años antes con su rock electrificado, su singular voz y su toque de guitarra, quizá fue un adelantado de lo que luego se denominaría rock and roll. En 1965, bajo la atenta mirada de Willie Dixon, grabó en la ciudad de Chicago el disco “Alabama Blues!, álbum cuyas canciones, todas compuestas por Lenoir, tenían una orientación combativa en el sentido de ataque al sistema social y político de discriminación racial que se aplicaba entonces en Estados Unidos. Un ejemplo es la cruda canción que da título al elepé, donde J.B. Lenoir ha sustituido la guitarra acústica por la eléctrica, lo cual junto a su concienciada voz producen más dramatismo en el material grabado. Sus agudas diatribas sirvieron para que muchos jóvenes negros del ámbito de la música se preocupasen y sintiesen orgullosos de su identidad. La intensidad y las letras de las canciones incluidas del disco motivaron que quedase archivado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La portada del elepé se cubrió con una fotografía de J.B. Lenoir realizada por Horst Lippman.


Canciones: “Alabama Blues”, “The mojo boogie’’, “God’s words’’, “The wale has swallowed me’’, “Move this rope’’, “I feel so good”, “Alabama march’’, “Talk to your daughter’’, “Mississippi road’’, “Good advice’’, “Vietnam’’ y “I want to go”.


Músicos: J. B. Lenoir (guitarra acústica y voz). Freddie Below (batería en la cara A-2/4/6 y en la cara B-2/6. Willie Dixon (voz adicional en la Cara A-6).


Otras portadas: Down in Mississippi (1966), Natural Man (1968), Cusade (1970), Natural Man (1970) y J. B.Lenoir: Gonna Give You Good Advine (1981).